Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2010 в 16:57, реферат
В наиболее общем смысле искусством называют мастерство, продукт которого доставляет эстетическое удовольствие. Энциклопедия Британника дает следующее определение: «Использование мастерства или воображения для создания эстетических объектов, обстановки или действия, которые могут быть разделены с окружающими»1. Таким образом, критерием искусства является способность вызывать отклик у других людей. Произведения искусства начали создавать еще в доисторические времена, однако некоторые авторы склонны считать искусством только профессиональную деятельность людей искусства в современных странах Запада. Литература о собственно концепции искусства чрезвычайно обширна. Как говорил Теодор Адорно: «В наше время считается общепризнанным, что из всего, так или иначе касающегося искусства, ничто более не может считаться общепризнаным».
Определение и оценка искусства как явления — предмет непрекращающихся дискуссий. Природу искусства нередко считают «самой неуловимой из всех загадок человеческой культуры». Одни авторы считают, что искусство — способ выражения или сопереживания эмоций и идей, другие полагают, что это способ исследования и оценки формальных элементов, третьи — что этомимесис или представление. Лев Толстой определял искусство как способ непрямой коммуникации между людьми. Бенедетто Кроче и Робин Коллингвуд развивали идеалистическое учение о том, что искусство выражает эмоции, и следовательно, его сущность имеет место лишь в замысле своего создателя. Теория искусства как формы имеет корни в философии Иммануила Канта и развивалась в начале XX века Роджером Фраем и Кливом Беллом. Взгляд на искусство как мимесис или представление восходит к философии Аристотеля.
Введение……………………………………………………………………………………..3
Импрессионизм во Франции.……………………………………………………..5
Клод Моне………………………………………………………………………...5
Камиль Писсаро…………………………………………………………………7
Эдуар Мане………………………………………………………………………..8
Эдгар Дега………………………………………………………………………..11
Огюст Ренуар……………………………………………………………………13
Постимпрессионизм………….………………………………………………………16
Поль Сезанн…………………...………………………………………………..16
Поль Гоген………………………………….…………………………………….18
Винсент Ван Гог……………………….…………………………..…………..19
Братство прерафаэлитов……………………………………………………………20
История братства……………………………………………………………..20
Искусство братства………………….……………………………………….24
Дюссельдорфская школа..…………………………………………………………27
Адольф фон Менцель…….………………………………………………..27
Вильгельм Лейбль……………………………………………………………29
Кете Кольвиц……………………………………………………………………30
Школа мусорного ящика….……………………………………………………….30
Заключение……………………………………………………………………………….33
Список использованной литературы…………………………………………35
Пейзажи
Камиля Писсарро не похожи на искрящиеся
и артистичные картины Клода Моне, но они
отмечены большей непосредственностью
реалистического восприятия природы.
Очень редко использует Камиль Писсарро
фрагментарную "случайность" композиции,
предпочитая ей более законченное построение
своих полотен ("Въезд в деревню Вуазен",
1872, Музей Орсэ, Париж; "Вспаханная земля",
1874, ГММИ, Москва). Это стремление Писсарро
к упорядоченности композиции и весомой
пластике форм ощущается в его картине
"Улица в Сидхеме" (1871), связанной
еще с традициями художников барбизонской
школы. Мягким лиризмом отмечен сельский
пейзаж "Красные крыши" (1877, Музей
Орсэ, Париж).
Как все импрессионисты, Камиль Писсарро
любил рисовать город, который пленил
его своим бесконечным движением, течением
потоков воздуха и игрой света. Он воспринимал
его как живой, беспокойный организм, способный
изменяться в зависимости от времени года,
степени освещенности и т.д...
Художественное кредо Э. Мане сформировалось в основном под влиянием разочарования, вызванного поражением буржуазной революции 1848 г. Под непосредственным впечатлением от этого события семнадцатилетний парижанин из буржуазной семьи бежал из дома и нанялся матросом на морское парусное судно. В дальнейшем путешествовал мало и почти всю свою жизнь провел в неустанной работе в своей мастерской.
Э. Мане резко выступал против академических форм творчества, но на протяжении почти всей своей жизни он испытывал глубокое уважение к традициям некоторых великих мастеров, непосредственное или опосредованное влияние которых проявляется во многих его произведениях ("Балкон", 1868-1869, Музей Орсэ, Париж; "За кружкой пива", 1873, Собрание К. Тисен, Филадельфия).
Характер его живописи во многом определяется опытом его предшественников: великих испанцев Веласкеса и Ф. Гойи, знаменитого голландского мастера Ф. Хальса, французских живописцев О. Домье и Г.Курбе, но также и стремлением перешагнуть за существующие традиции и создать новое, современное, отражающее окружающий мир искусство. Первым шагом на этом пути явились две картины, прозвучавшие как вызов официальному искусству: "Завтрак на траве" (1863, Музей Орсэ, Париж) и "Олимпия" (1863, Музей Орсэ, Париж). После их написания художник подвергся жестокой критике со стороны публики и прессы, на его защиту встала лишь небольшая группа художников, среди которых были К. Моне, Э. Дега, П. Сезанн и др., а нападки журналистов отражал один Э. Золя. В благодарность в 1868 г. Э. Мане пишет портрет писателя (Музей Орсэ, Париж), представляющий собой классический пример характеристики модели при помощи натюрмортных деталей.
Импрессионисты считали Э. Мане своим идейным вождем и предшественником. Но его искусство гораздо шире и не укладывается в рамки одного направления, хотя художник всегда поддерживал импрессионистов в основополагающих взглядах на искусство, касающихся работы на плэнере и отражения мимолетного впечатления от реально существующего мира. Так называемый импрессионизм Э. Мане более близок живописи японских мастеров. Он упрощает мотивы, уравновешивая в них декоративное и реальное, создает обобщенное представление о виденном: чистое впечатление, лишенное ненужных подробностей, выражение радости ощущения ("На берегу моря", 1873, Собрание Ж. Дусе, Париж). Э. Мане неоднократно участвовал в совместной работе с К. Моне и О. Ренуаром на берегах Сены, где основным мотивом его картин становится ярко-синяя вода ("В лодке", 1874, Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Э. Мане любит рисовать человека на фоне пейзажа, передавая ощущение свежести природы его мимикой, жестом и выразительными позами ("Аржантёй", 1874, Музей искусств, Турне).
Наиболее близка к импрессионистическому восприятию мира картина "Лодка - мастерская К. Моне" (1874, Новая пинакотека, Мюнхен), в которой, используя дополнительные желтые и синие мазки, художник добивается полной иллюзии вибрирующего движения воды, затененной лодкой. Нельзя сказать, что эта работа на пленэре сильно изменила творческую манеру художника, но она значительно обогатила его живописную палитру. Так, он отказался от использования чистого черного цвета, особенно при написании пейзажей, и заменил его сочетанием отдельных мазков разного цвета.
В 1874 г. Э. Мане совершает путешествие в Венецию, впечатления от которого вылились в серию импрессионистических картин, написанных энергичными мазками ("Канале Гранде в Венеции", 1875, Компания Провидент Секъюрити, Сан-Франциско).
В поздний период своего творчества Э. Мане отходит от импрессионизма и возвращается к своему прежнему стилю. В середине 1870-х гг. увлеченно работает пастелью, которая помогала ему использовать достижения импрессионистов в области анализа цвета, сохранив при этом собственное представление о равновесии между силуэтом и объемом ("Женщина, подвязывающая чулок", 1880, Собрание Нансен, Копенгаген). Работа Э. Мане пастелью способствовала смягчению его живописной манеры даже в тех случаях, когда он описывал далеко не поэтичные образы, навеянные произведениями современных ему писателей ("Нана", 1877, Кунстхалле, Гамбург; "У папаши Латюиль", 1879, Музей, Турин). Вершиной творчества Э.Мане является его знаменитая картина "Бар в Фоли Бержер" (1882, Галерея института Варбурга и Курто, Лондон), которая представляет собой синтез мимолетности, нестабильности, сиюминутности, свойственных импрессионизму, и постоянства, стабильности и незыблемости, присущих классическому направлению в искусстве. Четкий передний план картины противопоставлен заднему - неясному и почти фантастическому зеркальному отражению. Это произведение можно считать программным в творчестве Э. Мане, так как оно отражает его излюбленные темы: натюрморт, портрет, различные световые эффекты, движение толпы.
Официальное признание Э. Мане получил в 1882 г., когда ему был вручен орден Почетного Легиона - главная награда Франции.
Дега (Degas) Эдгар (19 июля 1834, Париж — 27 сентября 1917, там же), французский живописец, график и скульптор. Представитель импрессионизма. Картины отличаются острым, динамичным восприятием современной жизни, со строго выверенной асимметричной композицией, гибким и точным рисунком, неожиданными ракурсами фигур. Мастер пастели («Голубые танцовщицы», «Звезда»).
Родился
в состоятельной семье банкира
де Га. Получил прекрасное образование
в лицее Людовика Великого (1845-1852), с 1853
учился на юридическом факультете Парижского
университета. С 1854 начал посещать мастерскую
Л. Ламота (ученика Энгра), в 1855 поступил
в Школу изящных искусств. Восхищался
Энгром, считая его крупнейшим художником
современности. В 1855-60 пять раз был в Италии,
копировал Рафаэля, Д. Беллини, Тициана
и других художников. Пишет портреты родственников,
друзей, автопортреты: «Рене де Га с чернильницей»
(1855, Музей искусства, Смит Колледж, Нортхемптон);
«Автопортрет» (1857, офорт); «Семья Беллели»
(1860-62, Музей Орсе, Париж); «Портрет отца,
слушающего гитариста Паганса», (около
1869-72, Музей изящных искусств, Бостон).
Наряду с влиянием Энгра в работах Дега
ощутима связь с традициями французского
Ренессанса. Он пишет картины на исторические
темы: «Молодые спартанки, вызывающие
на состязание спартанцев» (1860, переписана
1880, Национальная галерея, Лондон), «Семирамида
на строительстве Вавилона» (1861, Музей
Орсе, Париж). Однако в картинах Дега не
стремится следовать классическим образцам
и идеалам — фигуры его угловаты, худы,
движения их резки, формы далеки от совершенства.
В 1861 Дега знакомится с Эдуаром Мане, а
позднее начинает посещать кафе Гербуа,
пристанище импрессионистов Моне, Ренуара,
Сислея и др.: их отказ от установок Академии,
стремление запечатлеть непосредственное
ощущение динамики жизни привлекают художника,
Дега выставляется на выставках импрессионистов,
начиная с первой (1874) и кончая последней
(1886). Однако он не все принимает в их методе.
Так, работа под открытым небом не привлекает
его: он делает на пленэре наброски, но
картину предпочитает заканчивать в мастерской.
Дега больше волнует жизнь города, а не
пейзаж. Он стремится передать мнгновенное,
неуловимое движение — отсюда его интерес
к миру театра, кулис, балету, цирку, скачкам:
балерины, летящие к финишу кони, азартные,
ловкие жокеи, взволнованные толпы зрителей.
Дега блестящий рисовальщик, душа его искусства — линия, быстрая, точная, стремительная. Несколько штрихов бывает достаточно, чтобы схватить характерную позу, профессиональный жест: «Жокеи перед трибунами», (около 1869-72, Музей Орсе, Париж); «Скачки в провинции» (около 1870-72, Музей изящных искусств, Бостон); «Молодой жокей» (около1866-68, рисунок, частная коллекция, Париж); «Мадемуазель Фьокр в балете «Источник» (Музей в Бруклине); «Оркестр оперы» (1868-69, Музей Орсе, Париж); блистательная прима-балерина, в легкой воздушной пачке, словно летящая над сценой: «Звезда» (около 1876, пастель, Музей Орсе, Париж); «Голубые танцовщицы» (около 1897-99, пастель, Музей изобразительных искусств, Москва).
Но театр не всегда феерия и волшебство, порой это рутина репетиций, усталость: «Репетиция балета на сцене» (около 1876-77, пастель, Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Дега мастерски передает движения человека в быту, взгляд его здесь порой ироничен и насмешлив: «После ванны» (около 1883, пастель, частная коллекция, Нейи-сюр-Сен); «Перед сном» (около 1883, пастель, частная коллекция); «Причесывающаяся» (около 1887-90, пастель, Музей Орсе, Париж). Дега тонкий колорист, его пастели то гармоничные, светлые, то, напротив, построены на резких цветовых контрастах. Картины его кажутся случайно выхваченными из потока жизни сценами, но «случайность» эта — плод продуманной композиции, где срезанный фрагмент фигуры, здания подчеркивает непосредственность впечатления.
Дега
много путешествовал по Франции,
побывал в Бельгии, в Америке
у родственников матери в Нью-Орлеане:
«Хлопковая контора» (1873, Музей изящных
искусств, По). Но главное место его наблюдений
— Париж. Здесь он создает «Абсент» (1876),
«Гладильщиц» (1884; обе Музей Орсе, Париж).
Во время Франко-прусской войны, в которой
Дега принимал участие, художник простудился
и стал терять зрение. Последние годы он
обратился к скульптуре, оставив ряд прекрасных
произведений, посвященных любимым и хорошо
знакомым темам — кони, балет: «Большая
арабеска», (около 1882-95, бронза, коллекция
Жака Дюбура, Париж), «Танцовщица» (около
1896-1911, бронза, там же).
Почти
за десять лет до своей смерти Дега
практически перестал писать. Однако
к 80 годам он был уже признанным
художником, его картины продавались
по баснословным для того времени
ценам.
Эдгар Дега скончался 27 сентября 1917 г.
в Париже в возрасте 83 лет, будучи признанным
мастером и авторитетным живописцем, по
праву считавшимся одним из ярчайших представителей
импрессионизма, оригинальным творцом.
В отличие от полотен "подлинных" импрессионистов живопись Огюста Ренуара (1841-1919) развивалась в прямо противоположном направлении. Его технологические устремления были сосредоточены, как и у Делакруа, на приемах прозрачного письма. Однако при обилии прозрачных, полупрозрачных и корпусно положенных красочных слоев, виртуозной, "мягкой" живописной кинетики, структура его картин имеет очень мало общего с системой живописи старых мастеров.
Исключительно разнообразны мазки краски, положенные кистью Ренуара. Постоянное их сопоставление - то полупрозрачных, то корпусно положенных, обусловленное движением кисти, лепящей ту или иную форму, фактурным построением изображаемых предметов, колористическими или валёрными особенностями конкретного участка картины, - создает ту неповторимую живописность, которой проникнуты полотна мастера. Живопись Ренуара превосходна не только в светах, как, например, у Клода Моне. Ренуар стремится передать игру глубоких прозрачных тонов в тени. В результате своих поисков он создал не характерную для своего времени, но необычайно выразительную и красивую технику живописи, сочетающую фактурно положенный мазок и лессировку. Ренуар пишет сравнительно немного портретов. К середине 1870-х годов портретный жанр в живописи Ренуара выдвигается вперед. Речь должна идти не о количестве написанных портретов, а о том, что на протяжении пяти-шести лет Ренуар полностью раскрывает свои возможности в этой области.
Художник обладал удивительной способностью замечать в жизни ее лучшие стороны. Он хотел видеть и видел приятные и здоровые липа. Молоденькие женщины, девушки, дети стали для Ренуара воплощением радости бытия, его квинтэссенцией. В сознании художника существовал свой тип женской красоты, свой идеал. Он не был условен, не был и холоден. Он видоизменялся при каждом ином соприкосновении с жизнью, хотя и оставался постоянным, специфически ренуаровским. "Женщина Ренуара! Этот возглас всегда срывается с губ, когда стоишь перед портретами тех, кто обязан художнику своей жизнью в искусстве, - пишет Г. Жеффруа. - У каждой в глазах и на устах трепещет нечто странное и бессознательное, как бывает, когда женщина смотрит обновленным взглядом на окружающее, когда улыбаются ее губы, жаждущие поцелуя или готовые спеть песню. Взгляд, одновременно нежный и острый, скользит между ресниц… Характерной чертой ренуаровской женщины являются маленький прелестный и упрямый лоб и несколько тяжелый, чувственный подбородок. В портретах Ренуара, даже в тех, в которых он дальше всего отстоит от непосредственного наблюдения, он находит эти нравящиеся ему детали, он видит в них живые проявления женственности".
На
выставке 1877 года-третьей выставке
импрессионистов - Ренуар показал в
числе двадцати двух картин "Портрет Анриетт Анрио" (1876, Вашингтон, Национальная
галерея) и "Портрет
Жанны Самари"
(1877, Москва, Государственный музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина). Обе изображенные
- актрисы, которых художник писал неоднократно.
Подвижный бело-голубой фон как бы материализуется
в фигуре Лириетт Априо, возникающей, подобно
видению, из бело-голубой пены. Постепенно
формы уплотняются, очертания становятся
отчетливее, и перед зрителем возникает
лицо с карими глазами, темными дугами
бровей и обрамляющими его рыже-каштановыми
волосами. Контрасты трепетных, как бы
растворяющихся друг в друге и четких,
ложащихся по форме мазков одновременно
и передают движение и останавливают его.
В такой же манере написан "Портрет
Жанны Самари". Фигура актрисы "вбирает"
цвет из переливчатого фона, в котором,
кажется, звучат все оттенки, но доминируют
все же красновато-розовые. В полном соответствии
с иным типом модели решает Ренуар проблему
цветовых взаимоотношений фигуры и фона.
Утонченному, но несколько однообразному
колориту портрета мадам Анрио приходят
на смену звучные аккорды дополнительных
красных и зеленых цветов. При написании
лица мазок Ренуара становится более точным,
чем при написании фона,- он ясно обозначает
крупный рот, играющий на щеках румянец,
большие, отливающие синевой глаза, золотистую
челку.
Информация о работе Изобразительное искусство Европы и США второй половины XIX – начала XX в.